Mostrando entradas con la etiqueta Conservatorio. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Conservatorio. Mostrar todas las entradas

domingo, 3 de octubre de 2021

LA COMPOSICIÓN MUSICAL (PRECOMPOSICIÓN) EN LOS MÁS PEQUEÑOS: DE 5 A 7 AÑOS.

   


  En general, todo lo relacionado con la composición musical tanto en las escuelas de música como en la educación infantil y primaria no está lo suficientemente potenciado. Una cuestión es lo que está claramente expuesto en el currículum y otra  llevarlo a la práctica. En otros países del mundo occidental está más presente la creación  musical hecha  por  los propios  niños. En áreas como la educación plástica, el lenguaje, etc. sí se suele tener en cuenta la creatividad, ¿por qué no en música?

  Este artículo pretende únicamente que los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 7 años (tanto de escuelas de música, educación infantil y primer ciclo de primaria) se inicien en el  mundo de la composición musical (precomposición).

  La educación musical comprende dos aspectos fundamentales: oír música y hacer música. Pero lo que realmente va a hacer que los niños pequeños la vivan  es sentirla a través de su cuerpo y de la propia voz que es el instrumento musical que llevan incorporado –por decirlo así- de nacimiento. Tendremos que partir de los intereses de los propios niños, bajar a su nivel (no siempre es fácil esta cuestión). Al escuchar y valorar su música habrá que hacerlo desde otro punto de vista. No tiene la misma significación componer (inventar música) para un compositor profesional que para un niño. Mucha de la música que realizan los chavales tiene como única misión la del simple placer de cantar o moverse. Los niños primero imitan y después van construyendo sus propios modelos compositivos  a través del movimiento y de la  propia voz. El profesorado tiene que ofrecer oportunidades para que sus alumnos hagan su propia música. También es importante observar qué habilidades musicales previas traen de forma innata los alumnos. Así mismo resulta muy conveniente que los niños escuchen un amplio abanico de música grabada o en directo  en la escuela de música o colegio en el que se encuentren.

  ¿Pueden realmente los niños de la asignatura de iniciación musical (en las escuelas de música), de educación infantil y del primer ciclo de primaria realizar una composición? Desde el punto de vista  de los profesores de música y de los compositores profesionales,  probablemente  los niños no hagan, en sentido estricto, una composición musical, pero es en estas edades cuando se sientan las bases para poder realizar futuras invenciones musicales en toda regla.

  El periodo de edad comprendido entre los 5  y  los 7 años es, aproximadamente, cuando los niños y niñas atraviesan una fase decisiva para iniciarse en todo lo relacionado con la invención musical. Es una etapa de desarrollo precompositivo. El punto de partida para enseñar composición (inventar música) es que primero escuchen diferentes obras, canciones, ritmos... Es muy importante tener en cuenta el contexto en el que la música es vivida por parte de los alumnos. En los niño y niñas se aúnan el lenguaje, la música, el juego y el movimiento, y, por tanto, habrá que aprovechar todos estos aspectos para que desarrollen la imaginación e inventiva musicales.

   Para empezar a trabajar la composición musical, se toma como punto de partida la canción; cada  territorio/región  tiene las suyas propias. Las canciones son fundamentales como eje vertebrador educativo, ya que trabajan un sinfín de aspectos tanto musicales como de otro tipo: las  matemáticas, el lenguaje, las ciencias sociales... A través de las canciones conseguimos la socialización e integración de los alumnos, así como educar sus sentimientos y que los niños reciban una recompensa inmediata. La canción principalmente fomenta  la imaginación y la creatividad.
    Este artículo pretende ser sólo un punto de partida para poder empezar a trabajar todo lo relacionado con la creatividad musical y la precomposición en los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 7 años aproximadamente.

    Si podemos entender cómo piensan los niños, comprenderemos otros muchos aspectos, y, en el caso que nos ocupa, los inicios en la invención musical de los niños y niñas de corta edad. Para el desarrollo cognitivo de los alumnos las dos etapas más importantes que expuso Piaget, para entroncarlo posteriormente con el pensamiento cognitivo-musical por parte de diferentes psicólogos musicales, fueron la preoperacional (de 2 a 6-7 años) y la de las operaciones concretas (de  6-7  a 11 años). Es muy importante remarcar que aunque Piaget creyese que era a partir de los 6-7 años cuando los niños podían tener la suficiente capacidad cognitiva para la realización de las diferentes operaciones concretas, como consecuencia de una proceso cognitivo internalizado (y esto aplicado a la psicología de la música significa la adquisición de la conservación de la melodía y posteriormente la conservación del ritmo), otros psicólogos del desarrollo como Bruner promueven la idea contrastada y experimentada de que si se les dan las pautas verbales y de percepción correctas esto se puede lograr a edades más tempranas que las que predijo Piaget. Así, en este artículo pretendo ofrecer unas directrices muy sencillas en las que con premisas y órdenes claras se puede conseguir avanzar en aspectos que corresponderían a edades más tardías (en este caso aspectos relacionados con la inventiva musical).
 
   La investigadora y psicóloga MDonaldson observó que para los niños no sólo son importantes las directrices verbales que se les dan, también lo son otros condicionamientos, como los gestos, señales, pistas, sugerencias, etc. que se les ofrecen. No sólo importa lo que se diga, sino también cómo se diga, en qué contexto se diga y qué relaciones se producen en dicho contexto. 
  Tomando como referencia la teoría del desarrollo de Piaget, la visión pedagógica y didáctica en la que se centra esta propuesta didáctica es en el propio niño, pero teniendo siempre en cuenta que el contexto, los objetos de ese contexto y las relaciones que se producen son muy importantes. Habrá que motivar al niño, y, cuando este se encuentre internamente  estimulado, el profesor facilitará un entorno óptimo para el aprendizaje que respete el propio tiempo de aprendizaje del niño y la niña. 



    En principio, las canciones trabajadas por los niños de 5 años estarán dentro del ámbito del do de la 1ª línea adicional grave y el sol de la 2ª línea del pentagrama. Los de 6 años entre el do (1º línea adicional grave) y el la del segundo espacio. Los de 7 años entre el do (1ª línea adicional grave) y el si de la tercera línea del pentagrama. Todo esto puede variar dependiendo de las aptitudes y nivel cognitivo de los críos.
   Es interesante que el profesor o profesora sepa tocar un instrumento armónico, aunque no es imprescindible, ya que existen cedés con las diferentes canciones o se puede hacer un arreglo armónico y rítmico con un editor de partituras (Encore,  Music Time, Finale,  Sibelius).

   Las cuatro sesiones que siguen a continuación trabajan los siguientes aspectos respectivamente:
 -Jugar con las palabras. 
 -Cambio de entonación. 
 -Variación del ritmo. 
-Percusión corporal como acompañamiento. 
 En algunas sesiones se  pueden entremezclar varios de los aspectos anteriores.







1ª Sesión. Jugar con las palabras.
 
Actividad 1

 Se les enseña una determinada canción adaptada a su edad. Puede ser  tradicional, de música clásica, etc. Es importante que la elegida sea de corta extensión para que se pueda trabajar con ella de forma fácil. Los pasos que se siguen para el aprendizaje de una determinada canción son los  siguientes:
1) El profesor/a canta la canción tal y como es. Si el docente tiene un disco compacto con la canción  hará que la escuchen los alumnos.
2) Aclarar las palabras que no entiendan los niños.
3) Trabajar el texto mediante frases “por eco”.
4) Trabajar melódicamente cada frase “por eco”
5) Se unen todas las frases cantando así la canción en su totalidad (maestro/a  y alumnos)
6) Cantarla sin texto aplicando sílabas (la, pa, etc.) o bien con la boca cerrada.
7) Cantarla tal y como es  y  a una señal del profesor/a callan y la cantan mentalmente. Después el docente vuelve a indicar otra señal y la cantan otra vez de forma normal.
- A continuación se les preguntará: ¿Qué os  ha parecido la música?, ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué instrumentos habéis escuchado? ¿Qué dice la letra? ¿Era rápida o lenta? ¿Triste o alegre? etc.  Esto ayuda a los niños/as a tomar conciencia de todos los elementos que integran una  determinada canción. Si los niños/as no se han percatado bien de los diferentes elementos se les puede volver a poner de nuevo (si está en disco compacto) o se les canta  con acompañamiento armónico por parte del profesor/a.

Actividad 2

  El profesor preguntará a los alumnos si hay alguien que quiera cantar la canción de una manera diferente (habrá niños o niñas que la cantarán de la misma  manera a como  se les ha enseñado). El profesor dirá a los alumnos si hay alguien que pueda cantar la canción cambiando alguna palabra (si  alguno se presta a ello le da la oportunidad). El docente cantará la canción  toda entera (la versión original) para después volver a cantarla cambiando una o varias palabras de toda la canción. Los alumnos, en su mayoría, se darán cuenta de este cambio. El  maestro vuelve a preguntar a los chavales si hay alguno que puede hacer algún cambio en la canción. Probablemente ya habrá niños que cambiarán alguna parte de la canción (variando algunas pocas palabras). Es muy importante que las canciones trabajadas sean cortas y adaptadas a su edad.

Actividad 3

  Se propone a cada niño/a que haga dos  frases  muy cortas con su nombre. El profesor/a se inventará una sencillísima melodía con una de las dos frases que cada chaval se ha inventado. El docente utilizará  en un principio la negra y  la blanca. Las notas que se emplearán serán el  sol (2º línea del pentagrama) y el  mi (1ª línea del pentagrama). El maestro canta esta canción con la melodía inventada por él (la letra es una de las dos frases que  han sido creadas por cada uno de los niños/as). A continuación, viendo el modelo del docente, los niños/as tendrán que intentar idear una melodía con la otra frase utilizando las figuras musicales anteriormente citadas  o la que a los niños les surja de forma espontánea. El profesor para ayudar pondrá a sus alumno/as los ejemplos necesarios y pertinentes.

Actividad 4

   El profesor habrá tomando nota de las canciones que cada niño/a se ha inventado en la actividad anterior en una libreta pautada para recordarlas. Después a cada uno de ellos se le pedirá que modifiquen algo de esa canción en cuanto a la altura (cambio melódico). Se les puede ayudar de la siguiente forma: por ejemplo, si una canción hacía sol, sol, mi, mi (siendo todas estas notas negras en un compás de 2/4) el maestro pedirá que ahora lo haga a la inversa: mi, mi, sol, sol, etc. Así los alumnos se van percatando de las variantes que se pueden hacer para modificar melódicamente una canción. Todo esto se acompañará con los signos de fononimia que cada profesor utilice.



2ª Sesión. Cambio de entonación.

Actividad 1

  Se  insiste de nuevo en lo del cambio de alturas (alteración melódica) y se canta la canción (o canciones trabajadas) preguntando seguidamente a los alumnos  si alguien puede hacer con esa letra otra “melodía” o hacer variaciones melódicas. A continuación el  profesor canta una de las canciones que ya saben los chiquillos en clase  con pequeños cambios melódicos (que serán muy obvios para que se den cuenta). Algunos niños dirán que “esa canción no es la misma” o que “se parece mucho a otra canción pero no es exactamente igual”. En este punto ya habrá niños que varíen algunas pequeñas partes de la melodía. Es fundamental que  las canciones  trabajadas en clase se ajusten al ámbito interválico expuesto en el primer párrafo del apartado Metodología-Actividades.

Actividad 2

   Se pide a los alumnos que canten alguna canción que ya sepan con pequeños cambios de melodía (muchos de ellos lo harán cambiando pequeñas partes melódicas o cambiando algunas palabras). Esto es un buen punto de partida. Existe la posibilidad de que algún niño (en principio muy pocos) cambien buena parte de  la melodía. El profesor antes de comenzar esta 2ª actividad puede primero cantar una canción conocida por sus alumnos para posteriormente cambiar una o dos palabras de dicha canción. Así los alumnos pueden ver perfectamente lo que se les pide.

Actividad 3

   Se puede hacer lo mismo que en la actividad anterior (el profesor canta una canción muy sencilla). A continuación la volverá a interpretar modificando pequeñas partes melódicas pero acompañando esas variaciones con movimientos o gestos con las manos (si la parte modificada de la canción sube o baja lo indicará con una señal ascendente o descendente). Lógicamente los cambios que haga el docente tienen que ser muy obvios y claros para que los niños se puedan percatar de ellos con total claridad.



3ª Sesión. Variación del ritmo.

Actividad 1

 El maestro canta una canción ya aprendida por sus alumnos/as.  Seguidamente el docente la vuelve a cantar pero variando el ritmo muy ligeramente (para que no sea muy difícil percibir que se trata básicamente de la misma canción). La mayoría de niños dirán “esa canción se parece mucho a una que hemos aprendido en clase” o “esa canción la  hemos aprendido aquí pero la has cantado de una forma rara”. Se les puede explicar que hemos cambiado levemente el ritmo, “¿qué es el ritmo?” preguntarán los niños (es obvio que a estas edades los niños tienen que vivenciar la música  ya que las explicaciones teóricas son para más adelante). Se les puede inculcar todo esto a través de la vivencia del movimiento que pueda tener la canción implícitamente. Por ejemplo, se canta y se camina de acuerdo al ritmo de esta canción. Después el profesor vuelve a modificar un poco el ritmo y camina acorde con esa nueva rítmica. Los niños así ven mejor las diferencias. Los cambios han de ser muy sencillos y obvios para que los alumnos se den cuenta sin dificultad.


Actividad 2

   El maestro pregunta a los chavales si hay alguien que se atreva a “caminar” de forma diferente con algunas de las canciones ya aprendidas en la clase. Algunos niños cantarán la canción de las misma manera tal y como la aprendieron pero caminando, erróneamente, de otra forma diferente. Lo que deben hacer es cantar esa canción de forma distinta y caminar o moverse de acuerdo a la modificación hecha. Hay que hacer hincapié en que canten la canción de “otra forma” (cambiando levemente el ritmo) y que sigan ese nuevo ritmo  adaptándose a la canción (caminando y/o con el cuerpo acorde con la nueva invención). Aunque no lo hagan bien del todo (que será lo más probable) al menos tienen ya un primer punto de partida para hacer cambios en un futuro en el ritmo de las canciones  populares, clásicas, etc.  que se saben.

Actividad 3

  Se les puede proponer a los niños que mientras dicen sus nombres caminen al mismo tiempo. El profesor puede en un principio recitar su propio nombre y caminar al mismo tiempo para que los niños se den cuenta de lo que tienen que hacer. Seguidamente cada uno de los alumnos vuelve a pronunciar su nombre en tres ocasiones consecutivas caminando al mismo tiempo pero intentarán  hacer  gestos distintos con los brazos, cuerpo, y cara en cada una de esas tres veces.



4ª Sesión. Percusión corporal.


Actividad 1

  El profesor canta una de las canciones que los niños han aprendido en clase. A continuación pedirá a los alumnos que acompañen esa canción de alguna manera. En principio éstos no sabrán muy bien que es lo que les pide el profesor exactamente. A continuación el docente cantará la canción otra vez pero palmeando al mismo tiempo su ritmo. Se pide a los chiquillos que vuelvan a cantar la canción tal y como lo ha hecho el maestro (pregunta-respuesta). Es muy importante ofrecer a los niños diferentes modelos de acompañamiento (muy sencillos puesto que estamos trabajando con edades comprendidas  entre los 5 y los 7 años).

Actividad 2

  El profesor  preguntará si hay algún alumno que sepa acompañar una determinada canción con su propio cuerpo (percusión corporal). Lo habitual será que la acompañen con palmadas, golpes de las manos contra la mesa, etc. El docente cantará una de las canciones aprendidas por los niños y palmeará su ritmo al mismo tiempo. Si hay alguien que quiera hacerlo de forma individual se le dará la oportunidad. Después lo hará toda la clase al mismo tiempo. Los modelos que ofrezca el profesor son determinantes ya que para que el niño pueda inventar y crear necesita tener lleno el “depósito de la imaginación”, con múltiples ejemplos, para después poder inventar nuevas estructuras melódicas, rítmicas, etc. A parte de palmear el ritmo que tiene implícita la canción mientras se canta también se puede palmear la pulsación y/o  la subdivisión teniendo en cuenta el nivel cognitivo-musical de nuestros alumnos.






Conclusiones.
 En este artículo se ha pretendido iniciar a los alumnos de 5  a 7 años en el mundo de la creación e invención musical. Se ha hecho desde la canción como eje vertebrador básico en música. Evidentemente los aspectos trabajados son muy sencillos, debido a la edad a la que están dirigidas las diversas actividades. Con niños más mayores se pueden y se deben trabajar otros aspectos como la creación dentro del lenguaje musical, la composición con la flauta de pico, la invención de danzas dada una determinada música, etc.
  Este escrito es solo una primera toma de contacto para que  los niños de 5  a 7 años  sepan  lo que significa de una manera intuitiva y vivencial crear, inventar y modificar  algo  a partir de lo que ya tienen.



BIBLIOGRAFÍA.

ALAMÁN, A; SANJOSÉ, V. (1970): Didáctica musical. Valencia. Imprenta Universitaria.
BANDURA, A. (1987): Pensamiento y acción. Fundamentos sociales. Barcelona. Martínez Roca.
BRUNER, J (1984): Acción , pensamiento y lenguaje. Madrid. Alianza.
CAÑAL, P; LLEDÓ, A; POZUELOS, F.J. ; TRAVÉ, G. (1997): Investigar en la escuela: elementos para una enseñanza alternativa. Sevilla. Díada.
DONALDSON, M ( 1978): La mente de los niños. Madrid. Morata.
GIL, B. (1994): “La canción en la escuela. Fundamentos y orientaciones didácticas” en  Música y Educación,  n. 18, pp. 35-44.
GLOVER, J. (2004): Niños compositores (4  a 14 años).Barcelona. Graó.
MATEO, E. (1983): Cómo fomentar la creatividad en la familia y en la escuela. Madrid. Marsiega.
PIAGET, J; INHELDER, B (1966): Psicología del niño. Madrid. Morata.
RAMSON, L. (1991): Los niños como creadores musicales. Méjico. Trillas.
WILLEMS, E. (1981): EL valor humano de la educación musical. Buenos Aires. Paidós.
WILLIAMS VER LEE, L. (1986): Aprender con todo el cerebro. Barcelona. Martínez Roca.
YOUNG, S.; GLOVER, J. (1998): Music in the Early Years. London. Falmer Press.


Copyright  Julio C. Llamas Rodríguez.

lunes, 20 de febrero de 2017

Fantasietta para trompeta y piano, de Marcel Bitsch, y su relación con la música del siglo XX.

Resultado de imagen de fotos de marcel bitsch

    Marcel Bitsch nació en Francia el 29 de diciembre de 1921 y murió el 21 de septiembre de 2011. Entró en el Conservatorio de París en 1939, y estudió armonía con Jean Noël, musicología con Paul-Marie Masson y composición con Paul-Henri Büsser.  

      Desde 1956 hasta 1988, Marcel Bitsch fue profesor de Contrapunto y Fuga en el Conservatorio Superior de París. Entre otras obras, compuso una ópera cómica, un ballet, varias obras sinfónicas, música de cámara y numerosas piezas instrumentales, entre ellas obras para trompeta. Además, tiene publicados varios escritos musicológicos importantes, como un tratado de contrapunto y fuga, y un compendio de armonía, así como diferentes métodos para el aprendizaje del solfeo.

   Concretando un poco más, diremos que las obras más destacadas de Bitsch son las siguientes:
  • Capriccio para trompeta y piano.
  • Fantasietta para trompeta y piano.
  • Suite francesa para oboe y piano.
  • Le Chalumeau d’0r (Ballet)
  • Tres sonatas para flauta y piano.
  • Cuatro variaciones de un tema de Domenico Scarlatti para trompeta y piano.
  • Sinfonietta.
  • La farsa del contrabandista (comedia musical).
  • Seis bocetos sinfónicos.
  • Divertimento para flauta, oboe, clarinete y fagot.

      Quedó el primero en el Premio Roma de Composición  del año 1943 y el segundo en 1945; el estilo compositivo de Bitsch se puede calificar de sutil y, en  muchas ocasiones, de transparente. 

         
El mundo en el siglo XX.

 La sociedad padece las consecuencias de las dos Guerras Mundiales. El llamado interbellum (período de entreguerras) abarca unos veinte años. Se sitúa entre el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Estas dos décadas estuvieron marcadas por el cambio radical de la relación entre las fuerzas internacionales, la consolidación de regímenes autoritarios, los avances técnicos y, también, por el marcado contraste entre un enorme desarrollo del capitalismo en los años 1920  y su mayor crisis económica en los años 1930.

Un rápido repaso a la Francia del siglo XX. 

    La historia de Francia está marcada por ser el segundo imperio colonial, después del imperio británico. En la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el país galo sufrió numerosas bajas, aunque acabó como vencedor. Durante la década de los años 30 se produjeron numerosas reformas introducidas por el gobierno del Frente Popular. Francia y El Reino Unido, el 3 de septiembre de 1939, declararon la guerra a la Alemania Nazi, en virtud de un tratado suscrito con Polonia, cuyo territorio había sido invadido por la Wehrmacht (ejército alemán). 
  La Cuarta República fue instaurada después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), concretamente se desarrolló entre 1946 y 1958. Con ella se intentó mantener el estatus como potencia mundial que tenía Francia. El intento de recuperar el control de la Indochina Francesa dio lugar a la Primera Guerra de Indochina, que terminaría con la derrota francesa. En 1958, la Cuarta República dio paso a la Quinta República, apoyada por un fuerte poder ejecutivo. El presidente de la república, Charles de Gaulle, supo mantener el país unido. La Guerra Civil de Argelia (por un lado estaban los partidarios de mantener la colonia y por otro los que querían que se independizara) acabaría en la Declaración de Evian, en la que se incluía un referéndum de autodeterminación. Años después,  vendrían los presidentes François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolás Sarkozy y, en la actualidad, François Hollande.  Francia apoyó a Estados Unidos en la primera Guerra del Golfo (1990), así como en el derrocamiento del régimen talibán. En décadas recientes, la cooperación de Francia con Alemania ha trazado la línea central de la política y la economía de la Unión Europea. 
    En resumen, se podría decir que Francia es una nación que ha estado marcada a lo largo del siglo XX por las dos guerras mundiales y por los distintos conflictos coloniales.



Un vistazo a la música del siglo XX. 

      Es imprescindible hacer un breve repaso a la música del siglo XX para poder entender bien lo compuesto por Marcel Bitsch.

1)  El postromanticismo (entre 1840 y 1949; música tonal para orquestas sinfónicas, cuartetos, quintetos, etc.). Algunos compositores destacados fueron Mahler, Richard Strauss o Anton Bruckner. 

2)  El Impresionismo. Fue un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el Impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en una sucesión de impresiones. Algunos compositores importantes fueron Ravel y Debusy. 

3)  El Modernismo (primera mitad del siglo XX). Toma el espíritu progresista de fines del siglo XIX y su apego por el rigor del avance tecnológico, por lo que lo despega de las normas y formalismos del arte de la época. Dentro del Modernismo no encontramos con el atonalismo y el serialismo. Como ya es sabido, el primero hace referencia al sistema musical que prescinde de toda relación de los tonos de una obra con un tono fundamental y de todos los lazos armónicos y funcionales en su melodía y acordes, y no está sujeto a las normas de la tonalidad. El segundo se refiere a un método de composición musical que utiliza series, es decir, grupos de notas sin repeticiones que siguen un determinado orden. El caso más frecuente es el dodecafonismo, que emplea las doce notas de la escala cromática. Los compositores más destacados fueron Schoenber, Werbern y Berg. 

4) El Neoclasicismo (1920-1940). Se refiere al movimiento del siglo XX que retomó una práctica común de la armonía, mezclada con grandes disonancias y ritmos, como punto de partida para componer música. En cuanto a la forma, se retoma la Forma Sonata. Los creadores más destacados fueron Ígor Stravinski, Paul Hindemith,  Sergéi Prokófiev, Béla Bartók,  Darius Milhaud y Francis Poulenc.

5)  El Postmodernismo (segunda mitad del s. XX). Puede ser considerado una respuesta al modernismo que defiende los productos de la actividad humana, particularmente los manufacturados o artificiales, y la idea de que el propósito del arte es focalizar la atención del público sobre objetos para su contemplación. Algunos compositores destacados fueron Cage, Boulez o Stockhausen. 

6)  El Minimalismo (a partir de 1960). Se define como un tipo de música donde los fragmentos se superponen en capas unos a otros; a menudo se repiten, para producir la totalidad de la trama sonora. Algunos compositores de este estilo son Philip Glass o Steve Reich.

7)  La Música Electrónica. Los avances tecnológicos en el siglo XX permitieron a los compositores utilizar medios electrónicos para producir sonidos. Esta posibilidad tomó muchas formas: algunos compositores simplemente incorporaron instrumentos electrónicos dentro de piezas relativamente convencionales. Olivier Messiaen (1908-1992), por ejemplo, usó las Ondas Martenot en cierto número de trabajos.
  Otros compositores abandonaron los instrumentos convencionales y usaron cintas magnéticas para crear música, grabar sonidos y manipularlos de alguna manera. Pierre Schaeffer fue el pionero de esta música, llamada música concreta.
     Hay que señalar que la influencia del jazz en la música académica ha sido importante, sobre todo en el periodo de entreguerras. Algunos compositores que incorporaron el lenguaje jazzístico fueron Gershwin o Bernstein. 

   Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, Marcel Bitsch podría ser encuadrado dentro del llamado Modernismo. Profundizando un poco más sobre esta corriente musical se podría añadir lo siguiente:
  • Es una reacción contra el Romanticismo, contra lo emotivo.
  • Se busca un arte más intelectual.
  • Es una manera de componer  música en la que cada compositor intenta forjar su propia estética.
  • Se individualiza la sonoridad de cada instrumento.
  • Se produce un renacimiento de la música de cámara.
  • Se buscan nuevas sonoridades y timbres.
  • Se añaden nuevos instrumentos musicales.
  • Se incorpora el ruido en la música.
  • Se emplea la polirritmia.
  • Se usa la textura no melódica.
  • Se emplea toda clase de disonancias.
  • Renacimiento de la música de cámara.
  • Las formas musicales son la Forma Abierta, las de épocas precedentes y la música para narrador y orquesta.
       
  Todo lo citado anteriormente es utilizado por Bitsch en muchas de sus composiciones. Algunas  de estas características se observan en Fantasietta, como el empleo de la textura no melódica y la búsqueda de nuevas sonoridades.

Sucinto repaso a las características de la música del siglo XX. 

     Las composiciones se conciben para una orquesta más pequeña que en la del periodo romántico. El ritmo ya no es tan cuadriculado, y se utilizan compases desiguales y de amalgama. Se emplea con frecuencia la atonalidad (no hay unas notas más importantes que otras, como sí ocurre con la tonalidad). También se utilizan en muchas composiciones varias tonalidades a la vez. En muchas obras se suprimen las cadencias musicales. Cambia la forma en la que se construyen los acordes, pues en algunas composiciones éstos están formados por siete o más notas. Algunas de las melodías instrumentales tienen grandes saltos, no pudiéndose ejecutar por la voz humana. En muchas ocasiones el fraseo no se rige por la cuadratura, con lo que se fomenta la asimetría. 


                boquilla sobre las llaves del piano, cierre de la trompeta para arriba Fotos de archivo   

Particularidades de la literatura para la trompeta del siglo XX.

 Sobre todo, como consecuencia de la aparición del jazz, en la escritura para trompeta del siglo XX nos podemos encontrar con el empleo de muy diversas sordinas, como la Cup, Harmon, Straight, Gua-Gua o Hat. 

     Asimismo, se utilizan multitud de efectos sonoros:
  1. Quitar ciertas bombas a la trompeta.
  2. Utilizar determinadas bombas a modo de vara deslizante.
  3. Las half-valves (pistones apretados a medias).
  4. Interpretación de dos notas al mismo tiempo (esto se realiza cantando una nota y tocando la otra, a la vez). A veces, hasta tres notas: una cantada y las otras dos tocadas con la trompeta, adoptando la embocadura una posición especial para poder realizar esas notas al mismo tiempo.
  5.  El empleo del llamado frulatto.
  6.  Imitaciones de sonidos diversos (besos, animales, chillidos…)
  7. Utilización del glissando (sonidos deslizados).
  8.  Uso de las notas pedales (notas graves que están fuera del registro habitual).
  9.  Cantar dentro de la trompeta a través de la boquilla.
  10. El llenado de ciertas bombas del instrumento con líquidos (agua) para producir determinados efectos sonoros.
  11.  Tocar  por el tudel (sin la aboquilla).
  12.  Una utilización más personal del vibrato.
  13.  Empleo de los tercios y cuartos de tono.
  14.  Soplar dentro del instrumento.
  15.  Adaptación de ciertas boquillas que no son las propias de la trompeta.
  16. Interpretación de diferentes notas sin utilizar los pistones o cilindros.
  17. Utilización de la trompeta como un instrumento de percusión de sonido determinado.

Breve análisis formal de Fantasietta.

        La obra es de tipo camerístico. Está escrita para trompeta y piano. Este último tiene un papel preponderante, pues también expone motivos y frases.
        La estructura es tripartita (A/B/A). La primera parte va desde el principio hasta el compás 23. En este punto vemos que hay un retardo que nos lleva a la siguiente parte, la B. En este primer bloque (A) podemos percibir que el carácter es movido y ligero, como consecuencia del empleo de las semicorcheas que interpretan tanto la trompeta como el piano. La parte B es la que se sitúa en la parte central, y va desde el compás 24 hasta el 65. El piano ejecuta una parte melódica con blancas y negras; la trompeta va contestando al propio piano. Esta parte central (B) transmite una impresión de serenidad. Posteriormente vuelve la parte A, con la peculiaridad de que está escrita un tono por encima con respecto a la parte A inicial. Este último fragmento va desde el compás 65 hasta el 82.  Finalmente hay una coda, que acaba con una intensidad fuerte (ff), y marca  así la última parte de la obra. 
        Melódicamente se podría decir que en la primera parte (A) el piano introduce una melodía, que es contestada después por la trompeta. Los intervalos más utilizados son los de 5ª y 4ª justa, así como los de 3ª Mayor y menor. Se observan numerosos saltos interválicos. En la segunda parte (B) se aprecia un carácter fugado, en el que empieza el piano y le contesta la trompeta. Las figuras musicales son más largas, teniendo todo un temperamento más sosegado. Los intervalos más usados son los de 3ª Mayor y menor y 4ª justa. En la última parte (vuelve a repetirse el fragmento A) se utilizan los mismos intervalos, pero la línea melódica está un tono por encima. La coda final tiene cuatro compases; se utilizan semicorcheas e intervalos de 2ª y de 3ª. 
        Dentro de la armonía observamos que es una pieza claramente atonal: no existe una tonalidad definida y las diferentes notas tienen la misma importancia. Utiliza los doce sonidos de la escala cromática con igualdad de funciones tanto armónicas como melódicas. Como intervalos básicos utiliza la 2ª y 3ª menor, 7ª Mayor y 4ª aumentada. Bitsch recurre en ocasiones al contrapunto y a la melodía acompañada. 
        Observando la dinámica, nos damos cuenta de que oscila entre p y ff. El tempo empleado es el Allegro, con algunos ritardandos a lo largo de la obra.
        El compás utilizado es el 3/4, con la excepción de la coda, en la que se utiliza un 4/4. La pieza tiene un marcado carácter rítmico, sobre todo en la parte A en la que se usan las semicorcheas. El tema principal contiene corcheas con puntillo y semicorcheas, lo que le da un  perfil saltarín a la música. 

Nivel de interpretación de la obra

     La obra puede ser interpretada por alumnos que estén en 5º de Grado Medio de trompeta (también los de 6º de Grado Medio pueden trabajarla). 

Objetivos:
  • Dominar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas de la trompeta.
  • Utilizar con autonomía los conocimientos musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.
  • Interpretar obras de distintos estilos y épocas.
  • Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas, como solista en orquestas sinfónicas, etc.
  • Adquirir y aplicar herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria.
  • Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista.
  • Conocer las diversas convenciones interpretativas en distintos periodos de la historia de la música.
Contenidos
  • Desarrollo de la velocidad en toda la extensión del instrumento.
  • Lectura a primera vista.
  • Estudio de la literatura solista para trompeta.
  • Estudio de la articulación.
  • Estudio del fraseo musical.
  • Igualdad sonora y tímbrica en los distintos registros.
  • Iniciación a la interpretación de música contemporánea.
  • Entrenamiento de la memoria.
Evaluación
  • Valorar la afinación.
  • Valorar la agógica en la interpretación. 
  • Apreciar la correcta respiración y un correcto fraseo.
  • Demostrar el dominio general en la ejecución.
  • Demostrar solvencia en la lectura a primer vista.
  • Valorar la interpretación estilística de la obra.
  • Valorar la calidad tímbrica de la ejecución.

Metodología

Tendrá que ser motivadora, activa, participativa, gradual y adaptable.

Recursos
  • Vídeos (DVD) y discos compactos (CD) de la obra en cuestión.
  • Reproductores de CD y DVD.
  • Afinador.
  • Metrónomo.
  • Partituras de la obra.
  • Pizarra pautada.
  • Piano.
  • Ordenador con la partitura de la obra.  
Actividades alternativas

        Se puede realizar la escucha de la obra pero no de la versión original, que por supuesto hay que hacer (diferentes trompetistas y pianistas), sino por otros tipos de ejecutantes, como adaptaciones de la Fantasietta para saxofón y piano, trompa y piano, etc. Es importante también que el alumno escuche otras obras compuestas por Bitsch, tanto para instrumentos solitas como para orquesta sinfónica.

Consideraciones finales

        Con este artículo se ha querido dar una primera visión para poder trabajar la obra Fantasietta de Marcel Bitsch con alumnos de 5º o 6º de Grado Medio de trompeta en conservatorios profesionales (o escuelas de música). Se han dado unas pequeñas pinceladas para facilitar el trabajo didáctico a los profesores y a los propios alumnos.



BIBLIOGRAFÍA
  • BITSCH, M (1952). Fantasietta para trompeta y piano. París: Alphonse Leduc.
  • GROUT, D (1998). Historia de la música occidental. Madrid: Alianza música.
  • JURADO, J (2008). Oposiciones para profesorado de Conservatorio. El Diseño de la programación y las unidades didácticas. Baiona: Dos acordes.
  • MICHELS, U. (2003). Atlas de la música (Volumen 1). Madrid: Alianza.
  • MILLÁN, A. (1986). La trompeta. Murcia: Mater Música.
  • MILLÁN, A. (1991). La trompeta: historia y técnica. Murcia: Mater Música.
  • PHILIP, B. (1966). The trumpet and trombone. London: Graz.
  • WILLEMS, E (1981). El valor humano de la educación musical. Barcelona: Paidós Estudio.